|
Контрольная работа: Древнегреческий театр и скульптура
Театр в Мегалополе. Театр был сооружен перед Терсилионом
помещением для собраний 10 тыс. аркадян. Великолепное
здание Терсилиона было построено в сер. 4 в. до н. э., тогда же был построен и театр. Терсилион
поддерживался множеством колонн, его вестибюль служил вместо скены как
завершение орхестры. Театр в Мегалополе, считавшийся самым большим во всей Греции
(вмещал св. 40 тыс. зрителей), был известен, кроме
того, особым театр,
приспособлением, которое позже римляне обозначали как
«подвижную сцену» (scaena ductilis).
В одном из пародов театра существовало помещение,
обозначавшееся, согласно клеймам на кирпичах, как скенотека.
Дерпфельд полагает, что это помещение служило для хранения «подвижной сцены», которую
он определяет как кулису, выдвигавшуюся в случае
необходимости перед вестибюлем Терсилиона. Однако Бете и Фихтер считают,
что «подвижная сцена», хранившаяся
в скенотеке, представляла
собой подвижный деревянный помост, сооружавшийся для драматических
представлений между орхестрой и Терсилионом и заменявший скену. Около
200 до н.э. (а по мнению Пикард-Кембриджа — около
середины 2 в. до н.э.) в театре был построен мраморный проскений
и с этого времени представления шли уже на высокой сцене.
Театр в Приене. Театр был построен между 350 и 330 до
н. э. (немецкий учёный А.Геркан
указывает 300 до н.э.).
Вначале скена была деревянной. Каменная скена была выстроена не
раньше начала 3 в. до н.э. Она представляла собой двухэтажное строение с
одноэтажным зданием спереди, выходящим на орхестру.
Плоская крыша этого более никакого здания состояла
из деревянных досок, помещенных между каменными балками. Передняя стена
состояла из каменных полуколонн, прислонённых к
опорным столбам. Так как имелись отверстия по бокам
опор, то, очевидно, к ним могли быть прикреплены деревянные панели.
Следовательно, колонны представляли
собой постоянную декорацию, а расписанные доски
между ними — меняющуюся декорацию. По мнению А.Геркана,
верхний этаж над плоской крышей был сперва закрыт
за исключением одной двери. Существование только
одной двери для выхода на крышу проскения, а также наличие приспособлений для укрепления декораций между колонами
проскения заставляют сделать вывод, что действие
развивалось вначале перед проскением. Однако приблизительно к середине II в. до н. э. действие было
перенесено на крышу проскения, на логейон. Это вытекает
из некоторых изменений, произведенных
в театральном здании: места для почётных гостей
были отнесены из первого ряда зрительских мест в
пятый, в фасаде скены на 2-м этаже появились
широкие фиромы, на орхестре
перед проскением были поставлены статуи.
Театр в Пергаме. Пергам — столица эллинистического Пергамского
царства в Малой Азии (создано в 283 до н. э. Филетером), перешедшего в 133 до н.э. к римлянам и превращённого ими в
провинцию Азию. Театр был построен на склоне путей
горы в узкой лощине (узость использованной лощины объясняет то обстоятельство, что число лестниц,
идущих вверх, уменьшается, вместо того чтобы
увеличиваться). 2 поперечных
прохода разделяют зрительские места на 3 яруса.
Скена и проскений были сделаны из дерева. Если в классическую
эпоху это было правилом, то в эллинистическую эпоху скена
и проскений сооружались почти всегда из камня, деревянные конструкции там,
где они имелись, были заменены, вероятно, еще в 3 в. до н.э. каменными. Таким образом, Пергамский театр один сохранял значительные
остатки деревянной конструкции от 2 в. до н. э. В
позднее эллинистическое время (1 в. до н.э.) в Пергаме была сооружена каменная скена. В римское время перед фасадом скены
соорудили низкую глубокую сцену, которая стоит на стилобате эллинистического проскения.
От обоих концов сцены высотой в 1 м вели на орхестру рядом с пародами лестницы
с 5 ступеньками.
Театр Ликурга. Построен в эллинистическую эпоху в
Афинах, получивший по образцу
древних театров этой эпохи высокую сцену, поддерживавшуюся впереди колоннами
проскения (фундамент которого еще до сих пор можно
различить). Параскении были укорочены, выступая
только на 1,8 м от фасада проскения. Благодаря этому было
выиграно пространство для устройства более широких пародов и облегчения доступа к зрительским местам. О фасаде
скены, её внутреннем устройстве в эллинистическом театре в Афинах нет никаких
сведений. Существуют разногласия о времени появления высокой сцены в афинском
театре. Вероятно, она появилась незадолго до
середины 2 в. до н.э. С этого времени пьесы стали разыгрываться, возможно и в
Афинах, не перед проскением, а на логейоне, за исключением, быть может, тех случаев, когда возобновлялись старые трагедии с хором (Дёрпфельд считал, что проскений всегда был только
декорационной стеной и что в эпоху эллинизма актеры играли не на высокой сцене,
а на орхестре перед проскением
2. Древнегреческая
скульптура
2.1 Геометрика
Основой греческого
искусства в эпоху геометрики (IX—VIII вв. до н. э.) стали схематичные
бронзовые статуэтки и большие расписные сосуды. В росписях преобладал
геометрический стиль, получивший свое название по четким, логически ясным
формам основных приемов росписи: ромб, квадрат, прямоугольник, круг, зигзаг,
линия. Изделия, произведенные в различных художественных центрах — на острове
Фера (ныне Санторин), в пелопонесском Аргосе, в Афинах и т. д. — все были
выполнены в едином стиле.
Амфоры эпохи геометрики,
большие и стройные, отчасти напоминают фигуру богини — владычицы подземного
мира. Отдельные части сосудов строго отделены друг от друга: тулово (основная
часть), горло, шейка, венчик, ручки и ножки. В каждом таком сосуде заключена
информация о мире — не только в его внешней форме, но также и в росписи. Каждый
символ росписи сосуда являлся деталью условного изображения устройства мира. По
мере развития греческого искусства геометрики форма ваз и характер их росписей
становятся все монументальнее и строже, а их декор от схематической волнистой
горизонтали, передающей образ первостихии — воды, переходит к все более
продуманным, сложным и строго выстроенным образам.
Стиль эпохи великолепно
передает амфора VIII в. до н. э.
из Афин, некогда служившая надгробием. Впервые у греков громадный сосуд
оказался связанным с захоронением, но при этом оставался на земле как памятник
человеку. Высота сосуда достигает полутора метров, его форма отчасти является
человекоподобной. В могиле был найден скромный двойник этой амфоры, хранящий прах
усопшего. Эти два сосуда были установлены на одном уровне и сообщались друг с
другом. По особым, памятным дням в большой сосуд наливали жертвенную жидкость,
которая просачивалась в могилу, ибо у большого сосуда перед его установкой
отбивали ножку и часть донышка. Таким образом, большая амфора выполняла функции
ритуального сосуда. Здесь загробный мир уже совершенно четко отделен от
земного. У многих народов (например, у египтян, этрусков) такая грань так и не
была достигнута, и их искусство до конца оставалось «загробным». Большая амфора
всецело связана с ритуалом перехода. В сплошном поле геометрических
узоров-знаков особенно выделяется ленточный орнамент, образованный изломанной
под прямым углом линией, — меандр. Обращает на себя внимание фигурная сцена,
исполненная очень схематично. Это оплакивание лежащего на ложе человека.
Оплакивание — один из важнейших ритуалов, исполнявшихся после смерти человека,
чтобы снова вернуть его к жизни. Идея «вечного возвращения», свойственная
древности вообще, нашла здесь особое признание. Она выразилась в двух основных
мотивах, использовавшихся для украшения геометрических ваз, — оплакивание и
траурный выезд к некрополю. Появление фигурных композиций знаменовало рождение
нового стиля.
В VIII в. до н. э. в Греции еще не было ни
развитых архитектурных стилей, ни монументальной скульптуры, ни живописи. В
силу этого язык росписей был знаковым, сродни идеографическому письму,
использующему условные письменные знаки, фигуры. Например, лежащая фигура
символизирует смерть, стоящая — жизнь, стоящая со склоненной головой
готовность к жертвоприношению.
Для геометрических
сосудов характерна чрезвычайно хорошая устойчивость (статуарность), впечатление
внутренней весомости. Именно это качество стало неотъемлемым свойством
архитектуры, которая зародилась в VIII в. до н. э., но начала бурно развиваться лишь в эпоху архаики (VII—VI вв. до н. э.).
2.2 Архаика
Скульптура эпохи архаики
тесно связана с архитектурой, т. к. обычно скульптура предназначалась для
религиозных комплексов и украшала фронтоны зданий. Живопись, по традиции, тоже
была очень близка и к архитектуре, и к скульптуре, ибо скульптуру раскрашивали,
иногда в невероятно яркие, фантастические цвета. Композиции архаических храмов,
которые часто помещались на фронтонах (в частности, замечательные фрагменты
афинского Акрополя), также связывались с идеей происхождения мира, а потому их
главной героиней часто выступала Горгона Медуза. В древнегреческой мифологии
герой Персей обезглавил ее, что означало сотворение мира. В скульптуре того
времени этот подвиг выглядит наивно, празднично: фигуры обращают свои головы к
зрителю, а превосходящая их размерами Медуза предстает сказочным монстром.
Статуи уменьшались соответственно склонам фронтона, и если Горгону помещали в
центре, то в углах изображали каких-нибудь зверей или крошечных
человечков-героев. Архаический мир был насквозь мифичен, однако он уже лишен
«страха и ужаса», которым наполнен мир Древнего Востока. Он драматичен по
содержанию, но ярок и светел по духу. Отдельные статуи вначале слишком
напоминают колонны: руки тесно прижаты к телу, ступни стоят на одном уровне. У
мужских и женских фигур сходные пропорции: тонкие талии и широкие плечи, с той
лишь разницей, что мужские фигуры, как правило, предстают обнаженными, в то
время как женские изображаются в одеяниях. Вместе с тем фигуры ранней поры
удивительно органичны, они словно живут внутри камня и сохраняют в нем свою
божественную душу. Таковы, например, знаменитые статуи Геры Самосской и
Артемиды с острова Делос.
Однако со временем фигуры
стали отделяться от каменного блока и «выходить» в реальное пространство. К
концу VI — началу V в. до н. э. пропорции женских фигур, называемых статуями
кор, и мужских фигур, называемых статуями куросов, становятся более
естественными, а их движения — более свободными. При этом куросы остаются
обнаженными, а коры предстают в сложных одеяниях, как показывают прекрасные
памятники, найденные исследователями на афинском Акрополе. Девушки кокетливо
поддерживают сбоку свои тонкие гофрированные хитоны. На их лицах сияет
радостная улыбка. Сложные одеяния, принадлежностью которых был короткий косой
хитон, наброшенный на грудь, скрывают пластику тела. В 30-е гг. VI в. до н. э. у кор появились строгие
дорийские уборы — пеплосы, которые стали основным одеянием классической эпохи.
Формы тела становятся более крепкими, реальными, а к началу греко-персидских
войн с архаических лиц исчезает улыбка. Позднее статуи куросов, например
Аристодика, служившего надгробным памятником, приобретают свободный
пластический объем.
Архаическая скованность
гораздо дольше сохранялась в рельефе. Мемориальная стела воина Аристиона,
выполненная скульптором Аристоклом, создана около 510 г. до н. э. Его образ еще очень условен, лишен индивидуальных черт. Изображенная в профиль фигура
скована, она скорее похожа на силуэт и в архаическом стиле богато раскрашена.
Однако здесь появляется некое новшество, а именно: рельеф изображает воина в
его торжественном воинском одеянии, в отличие от микенских рельефов, представлявших
жестокие сцены войны или охоты. Фигура является частью высокой узкой стелы (на
таких стелах фигуры изображались далеко не всегда, иногда лишь высекалось имя).
Фигура воина выполнена в технике барельефа (низкого рельефа). В дальнейшем
стремление художника отделить изображение от плоскости стены приведет к
развитию техники горельефа (высокого рельефа).
2.3 Ранняя
классика
Тема искоренения
произвола и воцарения здравомыслия проходит сквозь все памятники той эпохи. В
60-е гг. V в. до н. э. был заново отстроен храм
Зевса в Олимпии — важнейшее общеэллинское святилище, где раз в четыре года
проводились всемирно известные Олимпийские игры. Оба фронтона в храме,
выстроенном архитектором Либоном, имели мраморные скульптурные группы (ныне
хранятся в музее Олимпии). На западном фронтоне изображена битва лапифов с
кентаврами, произошедшая во время брачного пира царя Пирифоя. На восточном
фронтоне представлена композиция, на которой Эномай и Пелопс готовятся к
состязанию на колесницах. Пелопс прибыл из Малой Азии просить руки Гипподамии,
дочери царя Эномая. Как и прежних претендентов, Эномай вызвал Пелопса на
состязание. Пелопс хитростью погубил старого царя, заручившись поддержкой
возничего. Спокойствие героев иллюзорно, они все напряжены в ожидании исхода. Эномай
подбоченился, Пелопс, как победитель, одет в золотой панцирь. Рядом с ними
стоят женщины, а чуть дальше — загадочные статуи жрецов, мальчиков, а также
возлежащие фигуры мужчин, символизирующие реки Алфей и Кладей, в долине которых
проходили состязания.
Древнегреческие
святилища, в том числе и дельфийское, были настоящими музеями под открытым
небом. Города, правители и отдельные граждане преподносили им ценные дары
вотивы. Это фигурки людей, животных и демонов, изготовленные как из золота, так
и из обычных материалов, которые посвящались богам, ибо были обещаны им в
«особых» ситуациях. Вотивы ставились как вдоль священной дороги, так и в прочих
доступных местах. Павсаний упоминает, что одним только Нероном из Дельф было
вывезено семьдесят тысяч памятников. Многочисленные вотивы, находившиеся на
территории святилища, не нарушали его гармонии, ибо находились с ним в единой
смысловой и эстетической связи.
Образы строгого стиля — в
прямом смысле строгие. Так, статуя возничего из Дельф глубоко отражает идеалы
эпохи. Она была посвящена Аполлону одним из правителей Южной Италии. Фигура до
половины закрыта колесницей, однако все видимые детали проработаны с величайшей
тщательностью: и пальцы ног, и вздувшиеся вены, и каннелюры — вертикальные
желобки, покрывающие одеяния. Лица строгого стиля суровы. Для них характерны
правильные черты, тяжелый, массивный подбородок, гладкая, низко опускающаяся на
лоб прическа.
В это время творил один
из величайших ваятелей V в.
до н. э. Мирон. Им была создана знаменитая статуя метателя диска
«Дискобол», несохранившаяся до наших дней, но реконструированная благодаря
римским копиям. Статуя была сделана из бронзы, как и большинство других статуй
строгого стиля, что вполне соответствовало духу времени. «Дискобол» замечателен
остроумием замысла: он и стремительно движется, и одновременно неподвижен.
Отличительной чертой этой статуи являются диспропорции, специально внесенные в
нее с учетом оптических поправок: лицо юноши, если его рассматривать анфас,
ассиметрично, голова расположена в сильном наклоне, в результате возникают
оптические эффекты, способствующие удивительно цельному восприятию этого лица.
Такой же необычностью замысла отмечена его бронзовая скульптурная группа «Афина
и Марсий», стоявшая на афинском Акрополе.
2.4 Высокая
классика
К середине V в. до н. э. острота
раннеклассического стиля постепенно изжила себя. Искусство Греции вступило в
полосу расцвета. Повсюду после персидских разрушений отстраивали города,
возводили храмы, общественные здания и святилища. В Афинах с 449 г. до н. э. правил Перикл, высокообразованный человек, объединивший вокруг себя все лучшие умы
Эллады: его друзьями были философ Анаксагор, художник Поликлет и скульптор
Фидий. Именно Фидий заново отстроил афинский Акрополь, ансамбль которого
считается красивейшим в мире.
Афинский акрополь стоял
на высокой отвесной скале, возвышающейся над городом. Акрополь был средоточием
всех афинских святынь. По замыслу архитектора Мнесикла был возведен
великолепный входной портик в святилище, оформленный ионическими колоннами.
Слева к Пропилеям (парадным воротам) примыкало здание пинакотеки — картинной
галереи, в которой находились изображения славных героев Аттики, а при входе
стояли статуи богов-охранителей: Гермеса и Гекаты — трехтелой, трехликой богини
ночи и призраков. Справа, на самом уступе скалы, приютился крошечный, очень
изящный храм Ники Аптерос (Бескрылой). Храм Ники был обнесен балюстрадой
ограждением, состоящим из невысоких рельефных плит со сценами жертвоприношений.
Среди рельефов, принесших этому сооружению мировую известность, — знаменитое изображение
«Ники, развязывающей сандалию». Пройдя Пропилеи, посетитель оказывался на
удлиненной площади, в древности разделенной на несколько участков, где почитали
Артемиду-медведицу, змееногого бога Кекропса и трех его дочерей — богинь росы.
При Перикле в южной части площади начали строить большой дорический храм
Парфенон, посвященный Афине Парфенос (Деве). Напротив него, в северной части,
начали возводить Эрехтейон, хранивший самые древние реликвии и посвященный
Афине Полиаде (Матери) и ее супругу Посейдону Эрехтею. В Эрехтейоне находился
архаичный ритуальный бассейн (Эрехтеево море), по преданию высеченный в скале
Посейдоном во время спора с Афиной. Рядом росла священная олива, согласно тому
же преданию, посаженная богиней.
Парфенон, выстроенный в
середине V в. до н. э. архитекторами Иктином и
Калликратом, стал одним из прекраснейших эллинских храмов. Огромный и могучий,
он стоял на возвышающемся над городом участке голой скалы. По торцевым фасадам
храм имел по восемь колонн, по боковым — семнадцать. Храм производил
впечатление в высшей степени гармоничного сооружения благодаря одновременному
использованию двух ордеров — дорического и ионического. Дорическими были
наружные колонны храма, а стены храма венчал непрерывный ионический фриз. Если
снаружи храм украшали сцены жестоких сражений, исполненные в традициях строгого
стиля, то внутренний фриз изображал вполне мирное событие — торжественное
шествие афинян на празднике Великих Панафиней (праздник в честь богини Афины,
проходивший раз в четыре года). Во время праздника на корабле везли новое
одеяние для богини — пеплос. Этот дар был знаком ее воскресения. На фризе
всеафинское шествие было представлено в мерном, праздничном ритме: знатные
старцы с ветвями в руках, девушки в новых хитонах и пеплосах, музыканты, жрецы,
всадники на вздыбленных, волнующихся конях. Рельеф имел высоту один метр и был
высечен на самом здании. По своей красоте, гармоничности, совершенству форм и
единству ритма это произведение не имеет себе равных в мировом искусстве.
Фронтоны храма были
заполнены скульптурой (Фидий. Лапиф и кентавр), прославившей эллинов на
все времена, ваятели работали под наблюдением Фидия и по его программе. На
западном фронтоне, обращенном к Пропилеям, был представлен миф о споре Афины с
Посейдоном за обладание греческой областью Аттикой. Афиняне, как известно,
предпочли богиню, даровавшую им оливковую рощу. Оба бога были изображены в
центре на колесницах со вздыбленными конями. За ними сидели боги и герои
Аттики, присутствовавшие во время исторического спора. Главный (восточный)
фронтон представлял миф о рождении Афины из головы Зевса (статуи богинь с
восточного фронтона). В XVII
в. скульптуры Парфенона были сильно повреждены. Остатки уцелевших памятников, а
также ряд плит фриза в 1801 г. выломал лорд Эльджин, благодаря которому они
попали в Британский музей.
Строгий стиль подошел
вплотную к портретному видению людей. Герои Мирона имеют индивидуальные, неповторимые
черты. Фидий же нивелирует все особенное, мешающее воплощению общего. Красивые
овальные лица приобретают идеальные черты: большие глаза, выразительный рот,
высокий, сливающийся с линией носа лоб — черты, которые впоследствии получили
название классического греческого профиля. Формы тела также приобретают
идеальные пропорции, наливаются силой и мощью. Эпоха классики, особенно высокой
(450—400 гг. до н. э.), не терпела моделей с изъянами, считалось, что в
человеке все должно быть совершенным. Даже на Перикла, блиставшего умом и
красотой, равно как и благородством духа, скульптор Кресилай надел шлем, чтобы
скрыть слегка удлиненную форму черепа.
Внутри Парфенона стояла колоссальная
статуя Афины Парфенос работы Фидия. Статуя была выполнена из слоновой кости
и золота на деревянном каркасе. Статуя сохранилась лишь в римских копиях, из
которых наиболее достоверна мраморная «Статуэтка из Варвакиона». Богиня
представлена как средоточие всех духовных ценностей Парфенона, она воплощает
идеи и образы храма. На пьедестале статуи изображено рождение первой женщины
Пандоры. На ребрах божественных сандалий — битва греков с кентаврами (которая
изображена также на южном фризе храма), на гребне шлема — сфинкс и пегасы, на
внешней стороне огромного щита — битва греков с амазонками (изображенная также
на западной стене). На внутренней поверхности щита, полузакрытой свернувшейся
фигурой змея, брат Фидия Панен написал сцену битвы богов с гигантами, вышитую
на панафинейском пеплосе богини (та же сцена на восточном фризе). В руке Афина
держала подпираемую массивной колонной статую богини победы Ники.
Воинственный образ Афины
Фидий представил также в другом материале — бронзе. Огромная статуя Афины
Промахос (Путеводительницы в битвах) стояла на акропольской площади,
золоченый кончик ее копья был виден морякам, подплывающим к Аттике.
Эрехтейон был достроен
позднее, около 410 г. до н. э. Здание неоднократно перекладывалось в XX в. н. э. На фоне грандиозного
Парфенона изящный Эрехтейон с тремя портиками и статуями кариатид (девушек,
несущих перекрытие) кажется волшебной игрушкой.
Великое и малое,
архаичное и современное, грандиозное и интимное гармонично слилось в афинском
Акрополе. Этот грандиозный архитектурный комплекс и сегодня остается эталоном
естественности, красоты и благородного вкуса.
Младший современник
Фидия, аргосский скульптор Поликлет, прославился статуями атлетов. В массе
римских копий были найдены скульптуры, известные в описаниях древних авторов
под названиями «Дорифор» и «Диадумен». Обе статуи, замечательные своей
пластической красотой, были отлиты из бронзы. «Дорифор», возможно,
представляющий героя Троянской войны, показан спокойно стоящим. В то же время
он кажется шагающим: правая нога выдвинута вперед, левая отставлена. На плече его
копье. Могучая фигура героя создана скульптором не «на глаз», а в строгом
соответствии с пропорциями, определяющими строение идеальной человеческой
фигуры. Итог своим теоретическим изысканиям скульптор подвел в своем трактате
«Канон». В последние годы Поликлет стал вносить в свои произведения ноты
лиризма. Его «Диадумен» широко раскинул руки, ритм его движений более легкий и
стремительный. Завязывая диадему вокруг головы, этот юноша (возможно, это сам
бог Аполлон) целиком погружен в свое занятие, замкнувшись в сфере
самосозерцания.
2.5. Поздняя
классика
В 30-е гг. V в. до н. э. Эллада переживала
политический кризис (была проиграна война со Спартой, в конце десятилетия погиб
Перикл), который отразился в искусстве поздней классики (400—323 гг. до н. э.).
В этот период в искусстве проявились две основные тенденции. Традиция Фидия
сохранялась до гибели античного мира под ударами варварских племен (IV в. н. э.). На ее фоне наметился, с
одной стороны, уход в патетическую героику, с другой — в индивидуальный, возвышенно-лирический
мир. Выразителями этих двух направлений были великие мастера IV в. до н. э. — паросец Скопас и
афинянин Пракситель.
Скопас тяготел к пафосу.
Работал по заказам в разных уголках мира, в том числе и в Малой Азии, где
трудился над сценой битвы амазонок — амазономахии, предназначенной для
Галикарнасского мавзолея. Мавзолей в Галикарнасе соорудил для себя и своей жены
правитель Карии Мавсол. Рельеф Скопаса изображал поединок греков с амазонками,
фигуры сражающихся были насыщены драматизмом.
Голова раненого воина из
храма Афины Аллеи в Теге показывает Скопаса глубинным реформатором концепции
Фидия. Под его резцом прежде прекрасная форма искажается: физическое страдание
делает человека некрасивым, обезображивает его лицо. Таким образом, фундаментальный
нравственный принцип древнегреческого искусства оказался нарушен: красота
уступает место боли, боль изменяет облик человека, из его груди вырывается
стон. Пропорции лица искажены: голова становится почти кубической и сплюснутой.
Такой выразительности образ скорби еще не достигал.
Знаменитая «Вакханка»
небольшая статуэтка служительницы культа Диониса — представляет Скопаса
мастером новых пластических решений. Полуобнаженная, в дикой пляске, фигура уже
не стоит и не поворачивается, а вращается вокруг своей оси в стремительном
движении. В страстном порыве вакханка разрывает на части животное, на глазах
зрителя совершается кровавый ритуал.
К лучшим творениям
эллинов принадлежит скульптура «Аполлона Бельведерского», приписываемая
скульптору Леохару. Аполлон идет, осеняя все вокруг своей ослепительной
славой.
Скульптор Пракситель был
мастером лирических божественных образов. Сохранилось много римских копий его
работ: «Молодой сатир», «Аполлон, убивающий ящерицу», «Эрот» и др.
Наибольшей известностью пользуется его скульптура Афродиты, сделанная по заказу
острова Коса, но перекупленная жителями острова Книд и потому получившая
название «Афродита Книдская». Сохранившиеся копии не передают красоту
богини, которая была изумительна, судя по элегантности работ этого мастера.
Впервые в древнегреческом искусстве Афродита предстает обнаженной. Готовые
скульптуры Пракситель обычно отдавал для дальнейшей обработки Никию, который
тонировал их воском и слегка оживлял цветом.
Одна из работ великого
мастера дошла до наших дней в подлиннике. Это «Гермес с младенцем Дионисом».
Группа была посвящена в храм Геры в Олимпии, где ее и нашли при раскопках.
Утрачены лишь ноги и кисть руки Гермеса, держащая виноградную гроздь. Посланец
богов, несущий младенца на воспитание нимфам, отдыхает в пути.
На рубеже греческой
классики и эллинизма работал еще один великий ваятель — Лисипп,
придворный скульптор Александра Македонского. Лисипп пробовал себя в разных
жанрах («Гермес, завязывающий сандалию», «Геркулес Фарнезский»), но
более всего ему удавались изображения атлетов. Главная его работа — «Апоксиомен»
изображает юношу, счищающего с себя песок после состязаний (греческие атлеты
натирали тело маслом, поэтому во время состязаний к ним прилипал песок). Она
существенно отличается от произведений поздней классики, в том числе от работ
Поликлета. У Лисиппа поза атлета становится более свободной, изменяются и
пропорции тела: в частности, голова составляет одну седьмую часть тела, а не
одну шестую, как у Поликлета. Фигуры Лисиппа более стройные, естественные и
подвижные. Однако, по сравнению с творениями высокой классики, в них исчезает
нечто важное — персонаж перестает быть героем, низводится до уровня
обыкновенного человека.
В эпоху поздней классики
возник особый жанр мемориальных стел. Искусство надгробного рельефа достигло
своего расцвета в IV в. до н. э. В
погребения клали изумительные по тонкости исполнения и выразительности белые
лекифы (сосуды), на которых изображались встречи живых с умершими в ритуальные
дни. Над захоронениями же ставили мраморные надгробия, украшенные высокими
рельефами, которые уже почти «вышли» из стены, вплотную приблизившись к
скульптурным телам, помещавшимся в эдикулы — ниши, обрамленные двумя небольшими
колоннами или пилястрами с антаблементом и фронтончиком над ними. Такое
оформление делало их похожими на храм, в котором происходит воображаемая
встреча живых и умерших.
2.6 Искусство
эпохи эллинизма
К концу IV в. до н. э. классический греческий
мир, раздираемый внутренними противоречиями, практически изжил себя. Наступила
новая эпоха: стирались границы, объединялись народы и культуры всей ойкумены
(известного обитаемого мира). Этому способствовали великие завоевательные
походы выдающегося македонского полководца Александра Великого. Со своей армией
Александр покорил многие древние народы, дойдя до Индии и создав огромную
империю. После смерти Александра в 323 г. до н. э. колоссальная монархия распалась на несколько областей, которыми управляли сподвижники покойного царя
диадохи. Наиболее развитыми областями бывшей империи Александра Македонского
были Сирия с центром в Антиохии, Египет со столицей Александрией, Пергамское
царство с центром в Пергаме. Греция же все больше пустела и превращалась в
провинцию: мастера находили заказы при дворах новых правителей. При этом она
оставалась главным средоточием эллинизма — художественной системы восприятия
мира, запечатленной в творчестве великих мастеров. Искусство эпохи, наступившей
после Александра Македонского, назвали эллинистическим, т. к. местные традиции
и школы в каждой стране во многом подражали общепризнанному эллинскому стилю.
Были общие черты,
роднившие искусство разных областей в IV—I вв. до н. э. Оно воплощало новую
идею величия мира, объединенного на громадном пространстве эллинской культурой.
Осуществлялись фантастические проекты: горы превращались в города, создавались исполины
вроде медного Колосса Родосского (бога солнца Гелиоса) в гавани острова
Родос. Стремление выйти за рамки человеческого и проникнуть в мир богов — одна
из характерных черт искусства той эпохи. Александр Македонский называл себя
новым Гераклом и новым Дионисом. Культ обожествленных правителей и их жен был
традиционно популярен на Востоке и в Египте.
Раннеклассическое
искусство до Фидия тоже любило драматические темы, но там конфликты не
доводились до жестокого конца: боги всего лишь предупреждают провинившихся о
последствиях их непослушания. В эпоху эллинизма они физически расправляются с
врагами. В известном мифе об Аполлоне и Марсии скульпторы показывают сцену
казни незадачливого флейтиста.
Одним из признанных
шедевров эллинистического искусства является скульптурная группа «Лаокоон и его
сыновья», созданная
скульпторами Агесандром, Афинодором и Полидором. Боги наказали
троянского жреца Лаокоона, наслав на него и его сыновей двух громадных змей.
Лаокоон убеждал своих сограждан не вводить в Трою огромного деревянного коня, в
котором спрятались лучшие греческие воины, утверждая, что это ловушка,
придуманная хитроумным Одиссеем. Лаокоон тщетно пытается сорвать с себя змеиные
путы. Яд постепенно разливается по телу жреца: его ноги уже онемели, но руки и
торс продолжают бороться. В лице жреца читается страдание и боль, в то же время
облик его сохраняет благородство и величие. Работа исполнена виртуозно. Анатомия
человека передана с невиданной ранее тщательностью, доходящей до натурализма.
Однако фигуры сыновей неубедительны — они напоминают уменьшенные копии
взрослых.
Другим шедевром
эллинистического искусства является скульптура богини победы — «Ника Самофракийская»,
созданная во II в. до н. э. Богиня изображена
слетающей со своего постамента, представленного в виде кормы корабля. Ее
прекрасное тело, облаченное в намокшие от воды одежды, показано в винтообразном
повороте, широко применявшемся со времен Скопаса. Могучие крылья богини тяжело
трепещут за ее спиной, каждое перо высечено с большой тщательностью. По своей
поэтичности образ «Ники Самофракийской» превосходит все ранее созданные
творения.
Помимо идеи величия и
грандиозности мира, искусство эллинизма развивалось также и в ином направлении.
Появились камерные образы, главным содержанием которых стала духовная жизнь.
Одним из лучших памятников этого рода является так называемая «Венера
Милосская», найденная на острове Мелос (ныне Милос). Богиня изображена
полуобнаженной: ее одеяние, закутывая ноги и торс, одновременно является
постаментом для открытых рук, которые показаны в движении. В эпоху эллинизма
Афродита, безусловно, была одной из любимых богинь. Ее представляли то
кокетливой, то задумчивой, то шаловливой. Афродита с острова Мелос строга и
сдержанна. Ее волосы убраны в простую и строгую прическу с прямым пробором,
лицо и фигура представлены скульптором довольно обобщенно. От всей ее позы,
выражения лица и взгляда веет покоем и умиротворением.
Об интересе к духовному
миру говорят портретные статуи, появившиеся уже в IV в. до н. э. Однако теперь, менее скованные классической
традицией, они становятся более выразительными. Особенно выделяются портретные
головы правителей эпохи эллинизма, часто изображаемые в необычных ситуациях и
зачастую отличающиеся подлинным психологизмом. К ним можно причислить портрет
Евтидема Бактрийского. Отсутствие нарочитости и идеальности, глубина
передачи образа явились, безусловно, новым словом в скульптурном портрете.
И все же самыми
замечательными портретами эпохи эллинизма являются статуи греческих
философов, среди которых выделяется фигура Демосфена работы
скульптора Полиевкта (III в.
до н. э.). Демосфен стоит, соединив кисти рук и склонив голову. Героика, прежде
свойственная греческим портретам, совершенно отсутствует. Персонаж не молод, не
красив, но — исполнен достоинства. В его позе читается отрешенность, горечь
поражения в жизненной борьбе, безысходность. Однако скульптору удалось передать
«благородную красоту и тихое величие» своего героя — качество, присущее всем
эллинским творениям.
Портреты философов
знаменуют отход от классической системы, приверженной героическим идеалам,
когда было принято изображать лишь «прекрасных и доблестных» граждан. Однако по
мере того как стареет мир, стареет и культура. В этом смысле эпоху эллинизма
можно назвать «осенью» древнегреческой культуры. Характерен для той эпохи и
нетрадиционный выбор сюжетов: пьяные старухи, старые морщинистые рыбаки,
слащавые женщины с томными взглядами и пухленькими губками, оригинальные сюжеты
на грани жанрового искусства. Так, например, в Афинском музее хранится скульптурная
группа «Афродита и Пан» (ок. 100 г. до н. э.). Козлоногий Пан, сын Гермеса,
пытается ухаживать за прекрасной богиней. Шалун Эрот, изображенный в полете,
предостерегающе хватает Пана за рога, давая понять, что тот переходит всякие
границы. Афродита и сама отбивается от поклонника-урода, замахиваясь на него
сандалией.
Заключение
Древнегреческая
драматургия оказала огромное влияние на развитие мирового театра. Особенно в
древнегреческой драматургии привлекает постановка больших общественно-политических и философских вопросов,
насыщенность произведений античного театра идеями патриотизма, внимание к
человеку со всем богатством его духовной жизни,
глубокая обрисовка героических характеров, воспитывающая сознание зрителей.
Греческое искусство
впервые достигло свободы в своих творениях не только в натуралистическом
направлении, точно передавая анатомию тела и движения души, но и в
независимости этого изображения от всех прочих духовных сил и от соседних миров
искусств.
Красота греческого искусства
состоит в его правде и свободе, кроме того, как и всякая художественная
красота, она заключается в полном согласии формы с содержанием. Идеализм и
реализм, стиль и природа сливаются в греческом искусстве в одно неразрывное
целое. Греческое искусство воспроизводило действительность и выросло
непосредственно из состязаний, объединивших эллинские племена со времени
учреждения Олимпийских игр.
Ваяние – это та отрасль
искусства, в которой греки научились наиболее совершенным образом сливать форму
с содержанием и изображать небесное в земной оболочке, и притом лучше, чем это
удавалось каким-либо другим народам.
Иллюстрации
Рисунок 1. План
афинского театра после перестройки при Перикле.
Рисунок 2 План театра
в Мегалополе.
Рисунок 3. План театра
Диониса в Афинах и театра Ликурга.
Рисунок 4. Гера.
Рисунок 5. Гера-невеста
приподнимает свадебную фату.
Рисунок 6. Статуя
Геры.
Рисунок 7. Юнона.
Рисунок 8 Ника
Самофракийская
Рисунок 9 Ника
Рисунок 10 Дискобол
Список
используемой литературы.
Древнегреческий театр:
1)
Головня В.В.
Древнегреческий театр., в кн.: История зарубежного театра. Театр Западной
Европы., т.1, с. 11-54.
2)
Колпинский Ю.Д. Великое
наследие античной Эллады и его значение для совримености.
3)
Колпинский Ю.Д. Искусство
Эгейского мира и Древней Греции.
4)
Опочинская А.И. Греческий
театр и римский амфитеатр
5)
Полевой В.М. Искусство
Греции.
6)
Театральная
энциклопедия, т. 2, с. 528-544.
Древнегреческая скульптура:
1)
Популярная
художественная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1986
2)
Энциклопедия для
детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 / Глав. ред. М. Д. Аксенова. — М.: Аванта+, 2003.
|