Шпаргалка: История искусства от первобытного общества до искусства XVIII века
Шпаргалка: История искусства от первобытного общества до искусства XVIII века
1. Искусство первобытного общества
Искусство
эпохи первобытнообщинного строя.П.
и. возникло около 30-го тысячелетия до н.э., в позднем Палеолите, когда появляется человек современного
типа. Закрепляя в искусстве результаты трудового опыта, человек углублял и
расширял свои представления о действительности и обогащал свой духовный мир.
Возникновение искусства сделало огромный шаг вперёд в познавательной
деятельности человека и способствовало усилению первобытной общины.
Непосредственной причиной возникновения искусства были реальные потребности
повседневной жизни.
При создании наскальной живописи первобытный человек
использовал естественные красители и окиси металлов, которые он либо применял в
чистом виде, либо смешивал с водой или животным жиром. Пещерные
изображения исполнялись чёрной, красной, коричневой и жёлтой минеральными
красками, реже – в виде барельефов, часто основанных на сходстве естественных
выпуклостей камня с фигурой животного. Эти краски
он наносил на камень рукой или кисточками из трубчатых костей с пучками
волосков диких зверей на конце, а порой выдувал через трубчатую кость цветной
порошок на влажную стену пещеры. Краской не только обводили контур, но
закрашивали все изображение. Для выполнения наскальных изображений методом
глубокого прореза художнику приходилось пользоваться грубыми режущими
инструментами. В значительной мере основой палеолитического искусства
было отображение природы в живых, одухотворение природных явлений, наделение их
человеческими качествами. Основная масса памятников палеолитического искусства
связана с первобытным культом плодородия и охотничьими обрядами. В позднем палеолите
складываются и зачатки архитектуры.
Наскальные рисунки разнообразны по манере
исполнения. Археологи так и не обнаружили в древнекаменном веке пейзажных
рисунков. Чаще всего рисовали животных, потому что их боялись и им поклонялись,
деревьями и растениями только любовались. Поскольку изображения
животных имели магическое назначение, то процесс их создания представлял собой
своего рода обряд, поэтому такие рисунки большей частью укрыты глубоко в недрах
пещеры, в подземных ходах в несколько сотен метров длиной, причем высота свода
нередко не превышает полуметра. В таких местах художник должен был трудиться
лежа на спине при свете плошек с горящим животным жиром. Однако чаще наскальные
рисунки расположены в доступных местах, на высоте 1,5–2 метра. Они встречаются
как на потолках пещер, так и на вертикальных стенах.
Легенды связывали постройку Стоунхенджа с именем Мерлина. В середине XVII века английский архитектор Иниго Джонс выдвинул
версию, что Стоунхендж возвели древние римляне. Некоторые учёные средних веков
считали, что Стоунхендж построили швейцарцы или немцы. В начале XIX века утвердилась версия о
Стоунхендже как святилище друидов. Некоторые считали, что это гробница Боадицеи – языческой королевы. 30 сарсеновых камней образуют круг
диаметром 33 м. Стоунхендж с самого начала своего существования и до расцвета
в третьем тысячелетии до нашей эры рассматривался обитателями Англии как
территория для погребения мертвых.
Английский
писатель и историк Томм Брукс в результате своих многолетних исследований
сделал вывод, что Стоунхендж входил в состав гигантской навигационной системы,
состоящей из равнобедренных треугольников, вершина каждого которых указывала на
следующий пункт.
Александр Андреевич Иванов(1806–1858) – русский художник, мастер исторической живописи,
представитель академизма, автор грандиозного полотна «Явление Христа народу».
Сюжет картины основывается на первой главе Евангелия от Иоанна. На
первом плане картины изображена группа апостолов во главе с Иоанном Крестителем.
Иоанн указывает на Христа. Справа изображена группа людей, спускающихся с холма
во главе с фарисеями. Иванов писал картину в Италии. Он работал над ней в
течение 20 лет (1837–1857) и о ней знали все, кто интересовался живописью. Павел Третьяков приобретал эскизы,
поскольку саму картина приобрести было невозможно – она писалась по заказу Академии художеств и была как бы уже куплена
ей.
Холст, масло. 540 × 750 см
1837–1857.
2. Искусство древней Индии
Ведущие боги Брахма, Вишну и Шива составили
троицу. Они и другие герои, и полубоги стали основными Индийскими объектами
искусства. Удача сопровождала Буддизм. Он быстро распространился в Южной
Индии между простыми людьми. Он прослужил с брахманскими жрецами,
претендовавшими на исключительную помощь в государстве. Буддизм был признан
государственной религией. Войдя в силу Буддизма, начался строится каменные
постройки: святилища и монастыри, которые уже попадают в наслоившуюся
архитектурную традицию. Святилища украшали скульптурами, рельефными образами
старых миров, мотивами легенд. И в искусство буддизм привнес совершенно
определенные социальные идеи; это идеи несовершения зла и насилия, которые в
искусстве приобрели конкретно-образный характер. Например, с древнейших времен
существует традиционный скульптурный образ тысячерукого Будды: Будда сидит на
цветке лотоса, вокруг его головы и плеч, как ореол, взметается тысяча рук, в
открытых ладонях которых изображена соответственно тысяча глаз. Социальный
смысл этого религиозного образа таков: Будда имеет тысячу глаз для того, чтобы
видеть все несправедливости, свершаемые на земле, и тысячу рук, чтобы протянуть
руку помощи всем страждущим, отвести от них горе и несчастья. Вместе с тем
буддизм всегда тяготел к социально-нравственному поучению, которое он старался
воплотить в конкретных художественных образах. Однако подлинно художественные
произведения оказывались более емкими и содержательными, чем религиозные,
социальные и нравственные поучения буддизма.
Санчи – деревня в индийском штате Мадхья-Прадеш. Главной
достопримечательностью Санчи является первая в истории ступа. Она была возведена
по приказу императора Ашоки в III в. до н.э. На рельефах изображены не только индийцы, но
и люди в греческих одеждах. Задуманная в качестве наглядного символа Колеса
дхармы, ступа в Санчи послужила прообразом всех последующих ступ.
2. Ян ван Эйк (нидерл. Jan van Eyck, ок. 1385 или 1390–1441) –фламандский живописец раннего Возрождения,
мастер портрета, автор более 100 композиций на религиозные сюжеты, один из
первых художников, освоивших технику живописи масляными красками.
Портрет четы Арнольфини был создан в Брюгге в 1434 году и с 1843 года находится в Лондонской
национальной галерее. На нём изображены Джованни ди Николао
Арнольфини и его жена, предположительно в их доме в Брюгге. Портрет является
одним из наиболее сложных произведений западной школы живописи Северного
Возрождения.
Этот иностранный купец жил в Брюгге в
аристократической роскоши, у него были восточные ковры, люстра, зеркало,
верхняя часть окна его дома была остеклена, и на столе у него лежали дорогие
апельсины. Однако комната по-городскому узка. Кровать доминирует в обстановке,
как и обычно в городских покоях. Днём занавес на ней поднимался, и в комнате
принимали гостей, сидя на кровати. Ночью занавес опускался, и возникало
закрытое пространство, комната в комнате. Женщина бережно кладёт свою правую
руку в левую руку мужчины. Это соприкосновение выглядит очень церемониально,
художник изобразил его почти в центре картины, придавая, таким образом, ему
особое значение. Оба стоят очень торжественно в окружающей их обыденной
обстановке, шлейф платья у женщины аккуратно расправлен, а мужчина поднял
правую руку для клятвы. Соединение рук и слова клятвы были во времена ван Эйка
явным свидетельством происходящей брачной церемонии. Дерево, масло. 81,8 × 59,7 см
3. Искусство Древнего Египта
Можно сказать, что искусство Древнего
Египта – это монументальное искусство, служившее в основном целям
религиозного культа. Особенностью его является то, что большинство произведений
создавалось для мёртвых. Древнеегипетские мастера могли хорошо обращаться с камнем, металлом, деревом и стеклом. Развитие
искусства в Египте делится на 3 периода: 1) Древнее царство 2) Среднее царство 3)
Новое царство
1) Древнее царство. В первой половине III тысячелетия
до нашей эры сложился монументальный стиль египетского искусства,
выработались изобразительные каноны, которые потом свято оберегались на
протяжении веков. В этот период создаются такие архитектурные сооружения как Великие Пирамиды и Большой Сфинкс.
Теперь
гробницы вельмож располагались не у подножия царских пирамид, а отдельно, на
территории номов. Пирамиды же
стали скромнее, меньше размерами; уже ни один фараон не отважился на сооружение таких
гигантских усыпальниц как Хеопс или Хефрен.
2) Среднее царство. Это приводит к тому, что
с одной стороны снижается пафос монументальности, и поскольку заупокойные
культы становятся делом более повсеместным, то в искусстве, особенно в
искусстве местных школ, проявляется оттенок сниженности, обиходности. А отсюда
усиление жанровых «вольностей» в трактовке сюжетов, в композиции. В портрете
усиливаются черты индивидуальной характерности. С другой стороны, каноны
всё-таки преобладают и, имея за собой слишком уж большую давность, поневоле
сбиваются на шаблон и схему.
3) Новое царство. В искусстве Нового царства
пробивается пламя земного чувства, размышлений тревог. Сами традиционные формы
как бы изнутри освещаются этим новым светом, он их преображает. Вместо
архитектуры гробниц расцветает архитектура храмов. Таким образом, египетское
искусство в итоге своего долгого пути пришло к новым рубежам. Но дальше его
линия развития затухает. После Рамсеса последовала полоса тяжёлых длительных
войн, завоевания Египта эфиопами, ассирийцами, утраты Египтом военной и
политической мощи, а затем и культурного первенства. В VII веке до н.э.
египетское государство на время вновь объединяется вокруг саисских правителей.
Возродилось в это время и древнеегипетское искусство в своих традиционных
формах. Саисское искусство достаточно высоко по мастерству, но в нём нет
прежней жизненности, оно холодно, ощущается усталость. Всемирно-историческая
роль Египта в то время была уже исчерпана.
Ведущую
роль в архитектуре и искусстве Нового царства начинают играть Фивы. За короткий срок в них строятся
пышные дворцы и дома, великолепные храмы, которые преобразили вид Фив, слава
его сохранилась в течение многих веков.
Строительство
храмов велось в трех основных направлениях: возводились наземные, скальные и
полускальные храмовые комплексы.
Наземные храмы представляли собой
втянутый в плане прямоугольник, окружённый высокой массивной стеной, к воротам
которой вела от Нила широкая дорога, украшенная по обеим сторонам статуями сфинксов. Вход в храм
оформляли в виде пилон а, с внутренней стороны которого две лестницы вели на верхнюю
платформу. Скальные храмовые комплексы представляют собой перевёрнутую букву
«Т». Фасад храма вырубали в наружной части скалы, все остальные помещения шли вглубь.
Он представлял собой сочетание трех поставленных друг на друга кубов. Оформление
фасадов строилось на чередовании горизонталей террас с вертикалями колоннад.
Полускальный заупокойный храм: в нижнем ярусе помещался портик, занимающий всю
длину восточной стены и разделенный посередине пандусом. В статуях поражает
техника изготовления глаз. Египтяне фиксировали на них особое внимание путём
сильного подкрашивания пастой, в которую добавляли толчёный малахит. Глаза статуй, делали из
разных материалов: в бронзовую оболочку, соответствующую по форме
орбите и образующие края век, вставляли кусочки алебастра, имитирующего белок, и горного хрусталя – для зрачка.
Делалось это египтянами для того, чтобы скульптура выглядела живой, ведь,
скульптура, исходя из религиозных представлений египтян, была воплощением, а изображаемого человека.
Помимо
статуй умерших в гробницу, особенно в Среднем
царстве, помещали также фигурки работников, которые, как верили, должны были
обеспечить загробное существование умершего. Отсюда проистекают и другие
требования к скульпторам – изобразить людей, занятых самой разнообразной
работой. В полном соответствии с общим канонами египетского искусства для
каждого занятия выбирается характерный момент, который становится каноничным
для этого типа. Общие же правила, например фронтальность и принятая раскраска,
сохраняются и здесь.
Статуи
играли большую роль и в архитектурном оформлении храмов: окаймляли дороги, ведущие в
храм, стояли у пилонов, во дворах
и внутренних помещениях. Статуи, имевшие большую архитектурно-декоративную
нагрузку, отличались от чисто культовых. Их делали крупных размеров, меньше
акцентируя внимание на деталях.
Франческо Бартоломео Растрелли – знаменитый русский архитектор итальянского происхождения; граф,
кавалер ордена Святой Анны (1762), академик архитектуры (1770).
Сын
известного скульптора и архитектора Бартоломео Карло Растрелли (1675–1744),
обрусевшего итальянца. Наиболее яркий представитель русского барокко.
1)
Зимний дворец – квадратное здание с внутренним двориком, трехъярусное с двумя
верхними объединениями. Находится на берегу Невы и занимает целый квартал.
Четыре фасада оформлены по-разному. Фасад теряется в белых колоннах, в оконных
рельефах, в многочисленных окнах. Крыша украшена вазами и скульптурами
поочерёдно. Буйство цвета зеркал, свечей, позолоты рождала ощущение вечного
праздника.
2) Адмиралтейство было заложено в Санкт-Петербурге 5 ноября 1704 года.
Изначально Адмиралтейство строилось как верфь по чертежам самого Петра I.
В условиях войны необходимо было защищать верфь, поэтому в 1706 году Адмиралтейство
представляло собой крепость. Оно было ограждено земляным валом с пятью
земляными бастионами. По периметру – рвы, заполненные водой, насыпь
гласиса и обширный луг для обзора местности обстрела в случае
внезапного нападения противника. Канал вокруг Адмиралтейства носил не только
оборонительную функцию, но и транспортную – по нему доставлялся строевой
лес из Новой Голландии и другие стройматериалы. Он был интегрирован в сеть
городских каналов, соединяясь с Адмиралтейским каналом. Канал был засыпан в 1817 году.
3)Екатерининский дворец – бывший императорский дворец; один из крупнейших в
окрестностях Санкт-Петербурга.
Расположен в современном городе Пушкин,
в 25 километрах к югу от Санкт-Петербурга. Здание заложено в 1717 году по приказу российской императрицы Екатерины I; представляет
образец позднего барокко. В советское время во дворце был открыт музей. Во время войны дворец был
сильно разрушен. Его восстановление заняло долгие годы и продолжается
Ленинградской школой реставраторов на строго научной основе. Растрелли перестроил Большой дворец в Царском Селе следующим
образом. Продольная ось здания стала главной пространственной координатой в
его плане; огромная протяжённость двух параллельных анфилад
парадных помещений, масштаб которых нарастает к центру – Большому залу и
Картинной галерее, подчёркнута выносом парадной лестницы в юго-западный конец
здания. Глубокие впадины окон, создающие богатую игру светотени, обилие лепнины
и декоративной скульптуры, многоцветие фасадов придают зданию эмоциональный,
насыщенный, праздничный и очень торжественный облик. Янтарный кабинет
или Янтарная комната – одно из самых известных помещений Большого
Екатерининского дворца. Основное убранство Янтарной комнаты изготовлено в
начале XVIII века в Пруссии, в 1716 подарено королём Фридрихом Вильгельмом I Петру I; в 1746 дополнено
и смонтировано в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге,
в 1755 перенесено в Царское Село. В годы Великой Отечественной войны убранство Янтарной комнаты вывезено
немецкими оккупантами в Кёнигсберг.
Дальнейшая судьба комнаты была неизвестна.
4. Искусство Древней Месопотамии
В суровой борьбе с природой шумерийцы создали
свою культуру. Они осушили болотистую почву, построили дамбы, каналы и плотины,
изобрели гончарный крут, форму для выделки кирпича, повозку со сплошными
деревянными колесами, плуг-сеялку, парусную лодку, освоили технику обработки
камня и драгоценных металлов, научились возводить арки, сводчатые перекрытия и
купола, накопили бесценные сведения в области естественных наук, создали
сложную систему клинообразной письменности, первый календарь, своеобразные
эпические сказания. В конце IV тысячелетия до н.э. на юге современного Ирака,
там, где реки Тигр и Евфрат впадают в Персидский залив, возникла одна из
древнейших цивилизаций нашей планеты. Ее создателями были шумерийцы. Свою
страну они называли Шумер, а лежащие к северу и заселенные семитическими
племенами земли – Аккад. Впоследствии вавилоняне и ассирийцы, унаследовавшие
культуру Шумера, назвали эту долину Сеннаар – Двуречье, а древние греки дали ей
имя Месопотамия. В IX–VII вв. до н.э. Ассирия, расположенная в северной
части Двуречья, стала крупнейшей военно-рабовладельческой державой Передней
Азии. В
612 г. до н.э. Ассирийская империя погибает, но через 60 лет возникает Нововавилонская империя.
Главенствующее положение на целое столетие перешло к Вавилону, который вписал
последнюю главу в историю художественной культуры Древнего Двуречья. Заново
отстроенный при царе Навуходоносоре II, Вавилон стал крупнейшим городом
древнего мира. Как показали раскопки, его площадь составляла 10 кв. км. Тройное
кольцо крепостных стен, длиной 18 км и высотой 25 м каждая,
опоясывало Вавилон и его пригороды. Главные ворота города, носившие имя богини
Иштар, были облицованы глазурованными кирпичами и украшены изображениями
священных быков и драконов. От ворот «дорога процессий» вела в центральное
святилище Эсагилу, где находились величественный храм бога Мардука, покровителя
Вавилона, и знаменитый зиккурат Этеменанки – семиступенчатая башня высотой 90 м,
с которой связана библейская легенда о «вавилонском столпотворении». Один из
таких храмов – зиккурат бога луны
Нанны в Уре – стоял на платформе
десятиметровой высоты. В его основании лежал прямоугольник размерами 65x43 м.
Над ним поднимались три ступени, которые увенчивал небольшой храм, облицованный
голубыми изразцами. Ступени зиккурата были связаны между собой лестницами. В
дни торжественных празднеств тысячи зрителей созерцали процессии жрецов,
которые под звуки музыки поднимались по лестницам к храму.
Фердинан Виктор Эжен Делакруа(1798–1863) – французский живописец и график, предводитель романтического
направления в европейской живописи. Свобода, ведущая народ, 1830 Холст, масло. 260 ×
325 см Лувр, Париж. Делакруа создал картину по мотивам июльской
революции 1830 года, положившей конец режиму Реставрации монархии Бурбонов.
После многочисленных подготовительных эскизов ему потребовалось всего три
месяца, чтобы написать картину. В центре картины изображена женщина,
символизирующая свободу. На голове у неё –фригийский колпак, в
правой руке – триколор, в левой – ружьё.
Обнаженная грудь символизирует самоотверженность французских людей того
времени, которые с «голой грудью» шли на врага. Из-за революционного сюжета
полотно в течение около 25 лет не выставлялось на публике.
5. Эгейское искусство
Ещё 3000 лет до н.э. на островах Эгейского моря и
на его побережье начала формироваться уникальная культура, которую стали
называть эгейской, Крито-Микенской культурой. Она просуществовала около двух тысяч
лет. В 12 в. до н.э. её уничтожили пришедшие с севера греки. Эгейское искусство
характеризуется переходом основной роли в его развитии от одной области
Эгейского мира к другому, добавлением местных стилей, взаимосвязями с
искусством Древнего Египта, Сирии, Финикии. В сравнении с художественными культурами Древнего Востока
эгейское искусство отличается более светским характером. Приблизительно с 2300–2200 гг.
до н.э. основным центром художественной культуры стал Крит в Микенах, который
расположен в самом центре Восточного Средиземноморья. Искусство
Крита расширило влияние на Киклады и материковую Грецию. Наивысшие достижения
критских зодчих – дворцы, в которых сочетание больших горизонтальных
площадей и комплексов 2–3-этажных помещений, световых колодцев, пандусов,
лестниц создает эффект красочного перетекания пространства, эмоционально
богатый, насыщенный бесконечным многообразием впечатлений художественный образ.
На Крите был создан своеобразный тип колонны, которая расширяется кверху. Микенский дворец – это выдающийся образец
монументального зодчества греков-ахейцев. Его стены построены из гигантских
многотонных кусков камня, щели между которыми были заполнены глиной в перемешку
со щебнем. Кносский дворец – пожалуй, самый интересный и впечатляющий памятник
критской архитектуры.
В отличие от Кносского дворца, для
Микенской и Тиринфской построек характерно наличие строго определенного и
весьма простого плана строения. В их визуальной и архитектурной основе
располагается мегарон, специальное помещение, выполнявшее функции залы для
собрания высокопоставленных чиновников и гостей правителя. Вокруг мегарона
располагались комнаты для ночлега, изысканное убранство которых поражает
взгляд. Мегарон был именно тем центром, вокруг которого протекала вся жизнь
дворца. Фактически мегарон можно считать тем архетипом, который был использован
при построении композиции античных храмов и общественных зданий Древней Греции
столетия спустя.
Леонардо да Винчи (1452-1519) – великий итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор), учёный (анатом, математик, физик, естествоиспытатель),
яркий представитель типа «универсального человека» – идеала итальянского Ренессанса.
Его называли чародеем, служителем дьявола, итальянским Фаустом и божественным
духом. Он опередил своё время на несколько веков. Окружённый легендами ещё при
жизни, великий Леонардо – символ безграничных устремлений человеческого
разума. Явив собою идеал ренессансного «универсального человека», Леонардо
осмысливался в последующей традиции как личность, наиболее ярко очертившая
диапазон творческих исканий эпохи. Являлся основателем искусства Высокого
Возрождения. «Мона Лиза», масло. 76,8 × 53 см) – картина Леонардо да Винчи,
находящаяся в Лувре (Париж, Франция), одно из самых известных произведений живописи в мире,
которое, как считается, является портретом Лизы Герардини, супруги
торговца шёлком из Флоренции Франческо дель Джокондо, написанным около 1503–1505 года. На
картине прямоугольного формата изображена женщина в тёмной одежде, обернувшаяся
вполоборота. Она сидит в кресле, сложив руки вместе, оперев одну руку на его
подлокотник, а другую, положив сверху, повернувшись в кресле почти лицом к
зрителю. Разделенные пробором, гладко и плоско лежащие волосы, видные сквозь
накинутую на них прозрачную вуаль, падают на плечи двумя негустыми, слегка
волнистыми прядями. Зеленое платье в тонких сборках, с желтыми рукавами в
складках, вырезано на белой невысокой груди. Голова слегка повернута. Портрет
Джоконды является одним из самых лучших образцов портретного жанра итальянского
Высокого Ренессанса.
Та́йная
ве́черя –
фреска работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последнего
ужина Христа со своими учениками. Создана в 1495–1498 годы в доминиканском
монастыре Санта-Мария делле Грацие в Милане.
Леонардо писал «Тайную вечерю» на сухой стене, а не на влажной штукатурке,
поэтому роспись не является фреской в истинном значении слова. Фреску нельзя
изменять во время работы, и Леонардо решил покрыть каменную стену слоем смолы, гипса и мастики,
а затем писать по этому слою темперой. Из-за избранного метода роспись начала
разрушаться уже через несколько лет после окончания работы. Считается,
что на фреске изображен момент, когда Христос произносит слова о том, что один
из апостолов предаст его, и реакция каждого из них.
Как
и на других изображениях тайной вечери того времени, Леонардо располагает
сидящих за столом на одной его стороне, чтобы зритель видел их лица.
Большинство предыдущих произведений на эту тему исключали Иуду, помещая его
одного за часть стола, противоположную той, за которой сидели остальные
одиннадцать апостолов и Иисус, или изображая с нимбом всех апостолов, кроме Иуды. Иуда
сжимает в руке небольшой мешочек, возможно, обозначающий серебро, полученное им
за предательство Иисуса, или являющийся намеком на его роль среди двенадцати
апостолов в качестве казначея. Он единственный поставил локоть на стол. Нож в
руке Петра, указывающий в сторону от Христа, возможно, отсылает зрителя к сцене
в Гефсиманском саду во время задержания
Христа.
Жест
Иисуса может интерпретироваться двояко. Согласно Библии, Иисус предсказывает, что его
предатель протянет руку к еде одновременно с ним. Иуда тянется к блюду, не
замечая, что Иисус тоже протягивает к нему правую руку. В то же время Иисус
указывает на хлеб и вино, что символизирует таинство Евхаристии.
Фигура
Иисуса расположена и освещена так, что внимание зрителя обращено прежде всего
на него. Голова Иисуса находится в исчезающей точке для всех линий перспективы.
Роспись
содержит неоднократные отсылки к числу три, которое представляет христианскую
веру в Святую Троицу:
§
апостолы
сидят группами по три человека;
§
позади
Иисуса – три окна;
§
контуры
фигуры Христа напоминают треугольник.
Свет,
освещающий всю сцену, исходит не из нарисованных сзади окон, а идет слева, как
и настоящий свет из окна на левой стене.
Во
многих местах картины проходит золотое
сечение, например там, где Иисус и находящийся справа от него Иоанн положили
руки, полотно разделяется в этом соотношении. Фреска «Тайная
вечеря», Леонардо да Винчи, 1495–1497, Санта-Мария
делле Грацие, Милан.
6. Искусство Древней Греции
Периоды развития:
Геометрика
Эпоха получила название по виду вазописи. Конь, бронза,
Олимпия, ок. 740 г. до н.э. Лувр
Архаика
Новое искусство всегда вырастает на почве старого,
формируется в нем, но для зарождения чего-то нового необходимо вмешательство
движущегося фактора, таким в истории культуры является обновление общественных
отношений. В искусстве греческой архаики можно найти черты преемственности и с
крито-микенским и с геометрическим стилем, а также и явные следы влияния
соседних восточных культур, но качественно нового, что есть в архаике, мы не
поймём, если не примем во внимание социальные сдвиги эпохи. Голова куроса, Музей Афинского
Акрополя.
Классика
Это время наивысшего подъема Греции, полного
расцвета всех тех явлений, которые сформировались в архаическую эпоху, время
господства такой своеобразной формы социально-экономической и политической
организации общества, как полис. Основными оставались изображения богов и героев
– покровителей полиса и «идеальных» граждан, однако искусство сделало шаг к
реализму, что связано с распространением идеи «мимесиса» – подобия – как
основной эстетической категории. Афинский Акрополь, Пропилеи, Храм Ники
Парфенон, храм Эрехтейон.
Акрополь в городе Афины, представляющий собой 156-метровый
скалистый холм с пологой вершиной.
Первые
укрепления на скалистом отроге площадью 300 на 130 м, поднимающемся на окраине Афин, появились ещё задолго до наступления классического
периода. Уже во времена архаики здесь располагались величественные
храмы, скульптуры, различные другие святыни.
2. Рафаэль Санти – итальянский живописец, график и архитектор, представитель флорентийской школы. Сын
живописца Джованни Санти. Один из крупнейших представителей искусства
Высокого Возрождения, для картин которого характерна подчеркнутая
сбалансированность и гармоничность целого, уравновешенность композиции,
размеренность ритма и деликатное использование возможностей цвета. «Сикстинская Мадонна» – картина Рафаэля. Находится в Галерее
старых мастеров в Дрездене. Является одним из известнейших произведений
итальянского Ренессанса. Полотно было создано Рафаэлем в 1512–1513 годах для
алтаря церкви монастыря Святого Сикста. Фигуры образуют треугольник, поднятый
занавес лишь подчёркивает геометрическое построение композиции. Святой, у ног которого
изображена папская тиара,
подчёркивающая его высокий сан, указывает своей рукой в сторону наблюдателя, и
Мадонна с младенцем смотрят в указанном им направлении, в то время как Святая Варвара склонила голову. Первоначальное место
картины было перед большим распятием,
поэтому выражения лиц и позы фигур на картине обусловлены их чувствами при виде
страданий и смерти Христа. Изобразительное мастерство художника обманывает
наблюдателя. Задний фон, издали кажущийся облаками, при тщательном рассмотрении
оказывается головами ангелов.
Предполагают, что моделью для мадонны послужила возлюбленная Рафаэля Форнарина.
7. Искусство Древнего Рима
1. Периоды:
1. Искусство республики
2. Искусство Империи
В Риме изобрели много инженерных сооружений:
1) Акведуки
2) Бетон
3) Колонны
Форум «Романум» – здесь проходили собрания,
советы, обучали детей, торговали, принимали важные решения.
Статуя Римлянина
Колизей – самый большой из древнеримских амфитеатров, – один из
знаменитых древних памятников древнего Рима и одно из самых примечательных
сооружений в мире. Строительство велось на протяжении 5 лет, с 75–80 гг.
Здесь проходили морские бои, сражения людей с животными, бои с гладиаторами.
Триумфальная арка Тита – арка воздвигнутая в
честь побед императора и полководцев.
В 118–125 годах было построено самое знаменитое
сооружение Храм Пантеон – храм всех богов при правлении императора Адреана.
Архитектор Аполлодор Дамосский. Диаметр купола 43,7 м.
Термы – Каракаллы где вмещалось около 2–7 тысяч
человек. Внутри были бассейн, библиотека парадный зал, колонны.
Базилика – прямоугольное здание, внутри делится
на несколько проходов с колоннами.
Фаюмские портреты – созданные в технике энкаустики погребальные
портреты в Римском Египте I–III веков н. э. Являются элементом
видоизмененной под греко-римским влиянием местной
погребальной традиции: портрет заменяет традиционную погребальную маску на
мумии.
2. Микеланджело Буонарроти (1475-1564) – итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель. Один из величайших
мастеров эпохи Ренессанса.
Сикстинская Капелла – в Риме, бывшая домовая церковь вВатикане.
Построена в 1473–1481 годах архитектором Джордже де Дольчи, по заказу папы
римского Сикста IV, отсюда и
название.
Ныне
Капелла – музей, выдающийся памятник Возрождения.
Прямоугольное в плане помещение с росписями стен, которые расписывали в 1481–1483 годах Сандро Боттичелли, Пинтуриккьо и другие мастера по заказу Сикста IV. В 1508–1512 годах Микеланджело расписывал свод с люнетами и
распалубками, по заказу папы Юлия II.
А в 1536–1541 годах Микеланджело расписывал алтарную стену – фреска «Страшный суд»,
по заказу папы Павла III. С конца XV века,
в Капелле проходят Конклавы, первым Конклавом, прошедшим в Капелле был Конклав
1492 года, на котором был избран Александр VI.
Давид – мраморная статуя работы Микеланджело, впервые представшая очам
изумлённой флорентийской публики на площади Синьории 8 сентября 1504 года. С тех пор 5-метровое
изваяние стало восприниматься как символ Флорентийской
республики и одна из вершин не
только искусства Возрождения, но
и человеческого гения в целом.
Статуя,
предназначавшаяся для кругового обзора, изображает обнажённого Давида, сосредоточенного на
предстоящей схватке с Голиафом. В
этом сюжете состояло иконографическое новшество, поскольку Вероккьо, Донателло и прочие предшественники Микеланджело
предпочитали изображать Давида в момент торжества после победы над гигантом.
Юноша
готовится к бою с превосходящим его по силе врагом. Он спокоен и сосредоточен,
но мышцы его напряжены. Брови грозно сдвинуты, в них читается нечто
устрашающее. Через левое плечо он перекинул пращу,
нижний кончик которой подхватывает его правая рука. Свободная поза героя –
классический пример контрапоста –
уже подготавливает смертоносное движение. Давид, 1501-1504 Мрамор. Высота: 5,17 м Академия, Флоренция.
8. Искусство средних веков в Западной Европе
Это время называется эпохой государственности. В
это время возникают национальные школы Италии, Голландии, Франции. Два стиля –
барокко и классицизм – характеризуют искусство этого времени. Стиль барокко в
архитектуре изгонял прямые линии и острые углы. Основные жанры живописи –
плафоны, алтарные картины, парадный портрет. Родиной классицизма стала Франция.
Классицизм исповедовал разумную ярость, тему победы общественного над личным,
героизм, доблесть. Античное искусство почиталось как совершенный образец для
подражания. Средние века – исторический период, следующий после Античности и предшествующий Новому времени.
Российская и мировая медиевистика считают началом Средневековья крушение Западной Римской империи в конце V века. Относительно
конца Средневековья у историков нет единого мнения. Предлагалось считать
таковым: падение Константинополя (1453), открытие Америки (1492), начало Реформации (1517) или начало Английской революции (1640). В последние годы
отечественная медиевистика относит окончание периода Средневековья к концу XV – началу XVI веков. Однако любая
периодизация Средневековья носит условный характер.
Первым самостоятельным, специфически европейским
художественным стилем средневековой Европы был романский.
Церковь была
не только главенствующим политическим институтом, но и имела доминирующее
влияние непосредственно на сознание населения. В условиях тяжелой и скудной
жизни, на фоне крайне ограниченных и малодостоверных знаний об окружающем мире,
церковь предлагала людям стройную систему знаний о мире, его устройстве,
действующих в нем силах. Эта картина мира целиком определяла менталитет
верующих селян и горожан и основывалась на образах и толкованиях Библии.
Вся
культурная жизнь европейского общества этого периода в значительной степени
определялась христианством.
Церковь
повлияла на развитие наиболее массовых,
религиозных видов изобразительного искусства, например иконописи и фресковой живописи.
Витраж – произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла,
рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма,
чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. С давних пор витраж
использовался в храмах. В раннехристианском храме окна заполнялись тонкими
прозрачными пластинами камня (алебастра, селенита), из которых составляли
орнамент. В романских храмах (Франция, Германия) появились сюжетные витражи. Многоцветные,
большие по размеру витражи из разнообразных по форме стёкол, скреплённых
свинцовыми перемычками, являлись особенностью готических соборов. Чаще всего готические витражи
изображали религиозные и бытовые сцены. Они размещались в огромных стрельчатых
окнах, так называемых «розах». В эпоху Возрождения витраж существовал как живопись на стекле, применялась техника
выскабливания по специально покрашенному разноцветному стеклу. В Западной Европе в это время витражное искусство
находилось в стадии становления после долгого периода забвения, который привел
к потере многих секретов ремесла. Мастера придворных стекольных предприятий
разных стран Европы работали над восстановлением старых и поиском новых
рецептов окраски стекол, разрабатывали составы для росписи, совершенствовали
технику соединения стекол между собой. В этот «восстановительный период» Европа
еще не могла поставлять витражи на внешний рынок. Поэтому для украшения зданий
России из-за границы привозили не работы мастеров XIX века, а старинные
средневековые произведения. Так, в окна здания Арсенала в Царском
Селе, предназначенного для хранения коллекции оружия императора Николая I, были
вставлены витражи XV–XVII веков, в том числе немецкие и швейцарские.
К
началу XIX в. лидером среди французских художников был Жак Луи Давид – самый
последовательный представитель неоклассицизма в живописи и чуткий летописец
своего бурного времени. Давид родился в Париже в зажиточной буржуазной семье. В
1766 г. он поступил в Королевскую академию живописи и скульптуры.
Характерной чертой французской культуры тех лет было всеобщее увлечение
античностью. Живописец Жозеф Мари Вьен, учитель Давида, создавал композиции на
античные темы, сохранявшие игривую прелесть рококо. Молодёжь находила в Древнем
мире другие идеалы: не изысканную красивость, а примеры суровой гражданской
доблести, бескорыстного служения общему делу. Для
работы над картиной «Клятва Горациев» Давид уехал в Рим. Когда полотно было
закончено и художник выставил его для публики, началось настоящее паломничество
римлян и иностранцев в его мастерскую. Действие картины разворачивается во
внутреннем дворике древнеримского дома: сверху на героев картины льётся поток
света, вокруг них оливково-серые сумерки. На втором плане – трёх пролётная
аркада; в каждую из арок вписана одна или несколько фигур. В середине стоит
отец семейства, слева от него – готовые к сражению сыновья, справа – оцепеневшие
от горя и страха женщины с детьми. Плавные очертания женской группы противопоставлены
чеканным линиям фигур воинов. В основе всей композиции число три: три арки, три
группы персонажей, три меча, три руки, с готовностью протянутые к оружию. Эти
троекратные повторения наполняют всю сцену настроением бодрой собранности:
любое движение сразу обретает утроенную силу.
Картина
повествует о судьбе Жана Поля
Марата, журналиста радикальной газеты «Друг народа», лидера якобинцев. Марат был одним из наиболее
ярых сторонников якобинского террора. Заболев кожной болезнью, Марат не выходил
из дома и, чтобы облегчить свои страдания, принимал ванны. 13 июля 1793 года он был заколот ножом в своей квартире
дворянкой Шарлоттой Корде. В руке Марата зажат листок с текстом: «13 июля 1793,
Мари Анна Шарлотта Корде – гражданину Марату. Я несчастна, а потому имею право
на вашу защиту». На самом деле Марат не успел получить эту записку – Корде
убила его раньше.
9. Искусство Возрождения в Италии
Изменяется политическая жизнь во
Флоренции, Милане, Сиене. Власть в руках купцов и ремесленников.
Искусство Возрождения возникло на основе
гуманизма течения общественной мысли, которое зародилось в XIV в. в
Италии, а затем на протяжении второй половины XV и в XVI вв.
распространилось в других европейских странах. Гуманизм провозгласил высшей
ценностью человека и его благо. Последователи этого течения считали, что каждый
человек имеет право свободно развиваться как личность, реализуя свои
способности. Идеи гуманизма наиболее полно и ярко воплотились в искусстве,
главной темой которого стал прекрасный, гармонически развитый человек,
обладающий неограниченными духовными и творческими возможностями. Гуманистов
вдохновляла античность, служившая для них источником знаний и образцом
художественного творчества. Великое прошлое Италии, постоянно напоминавшее о
себе, воспринималось в то время как высшее совершенство, в то время как
искусство Средних веков казалось неумелым и варварским.
Проторенессанс
– для искусства Проторенессанса характерно появление тенденций к чувственному,
наглядному отражению реальности, светскость, появление интереса к античному
наследию. Социальными предпосылками в 1200-е явились развитие ремесел и
торговли, экономические реформы в свободных итальянских городах .Появление
признаков Проторенессанса некоторые исследователи усматривают в архитектуре 11–13
вв. Тоскании, где использовалась полихромная облицовка мрамором в сочетании с
тонкими членениями стен и античные архитектурные детали, что позволило
облегчить тяжеловесность архитектуры свойственную романскому стилю. Для архитектуры Проторенессанса характерны уравновешенность
и спокойствие. Представитель: Арнольфо
ди Камбио. Для скульптуры этого
периода характерны пластическая мощь и наличие влияния позднеантичного
искусства. Представитель: Никколо
Пизано. Для живописи характерно
появление осязательности и материальной убедительности форм. Представители: Пьетро Каваллини; Джотто. Ярким представителем литературы этого периода является Данте Алигьери. К этому же периоду
относится поэзия школы «дольче стиль нуово». Для литературы характерно
чувственное усиление, реалистичность образов. Традиции искусства
Проторенессанса были восприняты такими художниками Возрождения, как
Брунеллески, Донателло, Мазаччо.
Раннее
Возрождение – в XV в. искусство Италии заняло
господствующее положение в художественной жизни Европы. Основы гуманистической
светской культуры были заложены во Флоренции, оттеснившей на второй план Сиену
и Пизу. Флоренцию того времени называли «цветком Италии, соперницей славного
города Рима, от которого она произошла и величию которого подражает».
Политическая власть принадлежала здесь купцам и ремесленникам, сильнейшее
влияние на городские дела оказывали несколько богатых семейств, постоянно
соперничавших друг с другом. Эта борьба закончилась в конце XIV в. победой
банкирского дома Медичи. Его глава, Козимо Медичи, стал негласным правителем
Флоренции. Ко двору Козимо Медичи стекались писатели, поэты, ученые,
архитекторы, художники. В архитектуре того времени произошел подлинный
переворот – во Флоренции развернулось широкое строительство, значительно
изменившее облик города.
Высокое Возрождение – высокое Возрождение, которое дало человечеству таких великих
мастеров, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Джорджоне, Тициан, Браманте, охватывает сравнительно короткий период времени – конец
XV и первую треть XVI вв. Только в Венеции расцвет искусства продолжался
до середины столетия.
Коренные сдвиги, связанные с решающими событиями
мировой истории, успехами передовой научной мысли, бесконечно расширили
представления людей о мире – не только о земле, но и о космосе. Восприятие мира
и человеческой личности как будто укрупнилось; в художественном творчестве это
отразилось не только в величественных масштабах архитектурных сооружений,
монументов, торжественных фресковых циклов и картин, но и в их содержании,
выразительности образов. Изобразительный язык, который в эпоху Раннего
Возрождения, по определению некоторых исследователей, мог показаться слишком
«болтливым», стал обобщенным и сдержанным. Искусство Высокого Возрождения
представляет собой живой и сложный художественный процесс с ослепительно яркими
взлетами и последующим кризисом.
Позднее Возрождение – Во второй половине XVI в. в Италии нарастал упадок экономики
и торговли, католицизм вступил в борьбу с гуманистической культурой, искусство
переживало глубокий кризис. В нем укреплялись антиренессансные антиклассические
тенденции, воплотившиеся в маньеризме. Однако маньеризм почти не затронул
Венецию, которая во второй половине XVI столетия стала главным очагом
позднеренессансного искусства. Хотя торговое и политическое значение
Венецианской республики неуклонно падало, как и ее могущество, Город Лагун
по-прежнему был свободен и от власти папы римского, и от иноземного
владычества, а накопленные им богатства были огромны. В этот период уклад жизни
Венеции и характер ее культуры отличались таким размахом и великолепием, что,
казалось, ничто не предвещало заката слабеющего Венецианского государства. В
русле высокой гуманистической ренессансной традиции в новых исторических
условиях в Венеции развивалось обогащенное новыми формами творчество великих
мастеров Позднего Возрождения – Палладио, Веронезе, Тинторетто.